Saturday, July 07, 2007 

Sunday, December 03, 2006 

Surplus, Terrorized Into Being Consumers (Erik Gandini, Johan Söderberg - 2003)

 

24 Hour Party People (Michael Winterbottom - 2002)



24 Hour Party People es el titulo de una de las canciones de la banda de Manchester, Inglaterra, Happy Mondays. Los Happy Mondays son conocidos por ser la banda insignia del movimiento Madchester, un movimiento musical que fue impulsado por Factory Records y La Haçienda, dos reconocidos promotores de la música en Manchester.
La película cuenta algo más que el movimiento musical de una época en una ciudad inglesa, la película es sobre una especie de revolución musical, la creación de una industria, el nacimiento de una corriente que terminaría cambiando la historia del rock.
En junio de 1976 Tony Wilson asistió al primer concierto de los Sex Pistols, aquí empieza la gran historia de la industria musical en Manchester. Wilson quien era presentador de un programa de televisión llamado So it Goes en ese momento, empieza a promover ese estilo musical rudo y agresivo que era el Punk, en Manchester. Se asocia con algunos amigos y juntos crean The Factory (nombre que tomaron de la galería, bar, taller de arte de Andy Warhol en Nueva Cork) un bar donde grupos como Joy Division, The Clash, The Stooges se presentaban frecuentemente. La película mientras muestra este momento se inclina hacia la historia de Joy Division una banda influenciada por el movimiento punk, sobre todo por los Sex Pistols, ya que todos sus integrantes asistieron al primer concierto del grupo punk. Joy Division termino con el suicidio de Ian Curtis su vocalista a quien se le rinde un homenaje en la película (a todos los protagonistas que murieron en la película se les rinde un momento-homenaje en ella, pero el momento de Ian Curtis es crucial), Ian Curtis es llamado en la película el Che Guevara del Rock por Tony Wilson, uno de los dueños de Factory de Records, presentador de televisión, futuro creador de la hacienda, y protagonista del film.
Tras la muerte de Curtis los miembros de Joy Division continuaron con su carrera musical, creando así la popular y exitosa banda New Order, quienes son reconocidos como parte de los principales protagonistas del New Wave. A pesar de que muere Curtis la historia en la película continua, relatando como quienes eran los propietarios de Factory Records crean La Haçienda el bar mas importante que tuvo Manchester en la década de los 80 y uno de los máximos precursores de la industria y el movimiento Rave, de música electrónica. Gracias a La Haçienda el movimiento de Madchester salio a la luz, en La Haçienda los Happy Mondays se darían a conocer y gracias al apoyo de Factory Records los Mondays alcanzarían la fama en la ciudad de la que provenían. En el film esta podría ser la continuación tras la muerte de Curtis, la historia de cómo crearon un lugar donde la gente siempre estaba, donde la noche no terminaba y donde una escena nacía y crecía cada vez más.
Sin duda un homenaje a la música, Michael Winterbottom un talentoso director ingles quien con sus obras demuestra ser un completo melómano, reproduce la historia musical de Manchester desde mediados de los 70 con los sex Pistols y Joy Division hasta finales del siglo XX con La Haçienda los Happy Mondays y Factory Records.
Un notable esfuerzo de Winterbottom por hacerle un homenaje a quienes posiblemente fueron héroes en su juventud. Martin Hannet, Ian Curtis, Joy Division, New Order, Shaun Ryder, Tony Wilson, Rob Gretton, Iggy Pop & The Stooges y muchos que hicieron historia en su ciudad.

Friday, December 01, 2006 

Europa (Lars von Trier - 1991)


La historia cinematográfica de Dinamarca, es una de las más significativas en la historia del séptimo arte europeo. Nordisk Film una empresa productora danesa (tambien productora de esta película) es reconocida por ser una de las primeras grandes productoras que el viejo continente proporcionó a la industria cinematográfica, fue fundada en 1906 por Ole Olsen, hoy en día se le atribuye ser una de las primeras grandes productoras europeas a principios del siglo XX. Su importancia es gigantesca, hacia predominar el cine danés por sobre todos a excepción de quienes tambien contaban con una industria similar a la danesa como Alemania y Estados Unidos.

Dinamarca es un país nórdico al igual que los otros 4 países soberanos, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia. Todos estos países se encuentran al norte de Europa y cuentan con grandes tradiciones culturales e históricas, ejemplo de esto son las banderas que representan a cada nación, todas cuentan con el mismo diseño (una cruz) y la única variación es el color. Es por esto que puede relacionarse demasiado el cine de los 5 países nórdicos. La cinematografía nórdica cuenta desde sus inicios con un gran valor dramático, Carl Dreyer es considerado uno de los mas grandes directores de la historia del cine, Dreyer fue danés y es un gran ejemplo del dramatismo en el cine, al igual que otros grandes de la historia como Ingmar Bergman (Suecia), Gustav Molander (Finlandia), Alf Sjöberg (Suecia), Victor Sjöström (Suecia), Bille August (Dinamarca). Con una importancia similar encontramos a uno de los directores mas destacados de los últimos tiempos, Lars von Trier.

Lars von Trier es un director, tambien danés y gran conservador y fomentador de la tradición dramática del cine nórdico. von Trier se destaco demasiado en su universidad la Den Danske Filmskole (Escuela Fílmica de Dinamarca). Realizo una trilogía sobre Europa y despues vendría a darse a conocer mundialmente como un hombre revolucionario en el cine con la corriente Dogma 95, junto a Thomas Vinterberg desarrollo un manifiesto en el que expresa una necesidad de contar las películas de una forma mas minimalista y real, sin efectos especiales avasalladores, grabando el sonido en directo y en espacios naturales, contrario a el desarrollo de producción dominante, el sistema de Hollywood, donde se filman las películas en grandes estudios y con increíbles efectos especiales. La idea del Dogma es sin duda un método para crear films mas realistas en los que realmente se sienta el tradicional dramatismo nórdico y el espectador no crea que el cine es solo una cinta con ilusiones, una ficción distante de la realidad.

von Trier continua planteando métodos para el desarrollo de distribución y fomentación de la relación entre los espectadores y sus películas, ahora von Trier ha realizado algo llamado Lookey (Look for the Key, en español Busca la Llave) donde dice que recompensara a quien descifre el acertijo de su mas reciente producción, en la cual ha dejado una serie de pistas para ello. Para von Trier es un juego en el que quienes vean su película perciban las pistas que son alrededor de 5 o 7. Además de esto Lars von Trier ha decidido reducir el financiamiento de sus películas, dijo que evitara estrenar sus películas de forma glamorosa, evitando los festivales que son un circo publicitario.

Europa es la tercera y ultima parte de su trilogía sobre el viejo continente del cual el proviene. La película es un viaje hipnótico donde Max von Sydow (uno de los actores de cine nórdico mas reconocido de todos los tiempos) hipnotiza al publico haciéndolo alucinar con un viaje a Europa. La historia es la de Leopold Kessler un joven de origen americano con ascendencia Alemana que arriba el país de su padre quien ha fallecido, en busca de su tío, junto a el empieza a trabajar en la compañía de trenes Zentropa (este es el nombre de la productora de von Trier), allí se enamora de Katharina Hartmann la hija de del dueño de la compañía. La película se desarrolla en la II Posguerra Mundial, donde Alemania ha sufrido las consecuencias de la derrota en la guerra, tanto económicamente como moralmente. Los americanos ahora controlan la industria alemana y hay un grupo de alemanes que en el momento de la guerra compartían ideales Nazis, ellos son llamados los “werewolf” (en español, los que fueron lobos, haciendo alusión a que fueron nazis en la II Guerra Mundial). Leopold empezara a sentirse afectado por la presión que todos ejercen sobre el.

La película es un film en blanco y negro en el que en momentos von Trier y su particular forma de narratividad y composición filmica como director altera usando el color.

 

Accion Mutante (Alex de la Iglesia - 1993)



Alex de la Iglesia es tal vez uno de los directores más ácidos de la cinematografía de habla hispana, Reconocido por un estilo caracterizado de imágenes “fuertes” (demasiada sangre), es distinguido por ofrecer un tipo de cine juvenil. de la Iglesia es licenciado en Filosofía de la Universidad de Deusto en Bilbao, España. Aunque de la Iglesia opto por desarrollar su creatividad artística trabajando a lo largo de su vida en el comic (historietas) y el cine. Sus primeros trabajos (en comic) fueron publicados en La Gaceta y El Correo, ambos diarios reconocidos de su país. Una de las más grandes características en el cine de Alex de la Iglesia es el frecuente modo de humor “negro” que se puede apreciar en su filmografía.

Acción Mutante, muestra la historia de un grupo insurgente de revolución en contra de los estandartes de la belleza que cada vez hacen mas insensible a la humanidad (podría verse como fuerte influencia de un comic americano llamado X-Men el hecho de que el titulo de la película sea “acción mutante”, en X-Men unos seres que contienen un ADN diferente al de los humanos convencionales es maltratado por los humanos, los X-Men son un grupo que lucha por una igualdad entre humanos y mutantes). El grupo de Acción Mutante que es liderado por Ramón Yarritu, decide secuestrar a Patricia Orujo, hija de un importante empresario. Ramón y su banda llevan a Patricia a Asturias un planeta habitado únicamente por obreros (en Asturias se desarrollaron los inicios del Partido Socialista Obrero Español, el socialismo es algo que ha caracterizado en parte a Alex de la Iglesia, sus películas cuentan con colaboraciones de la banda Def Con Dos, quienes denuncian constantemente injusticias sociales en España. En la música contemporánea española se ha podido divisar un fuerte movimiento de izquierda con bandas reconocidas en países de habla hispana como Boicot, La Polla, Los Muertos De Cristo y Eskorbuto).

Tras el secuestro los miembros de Acción Mutante terminan siendo victimas de la desconfianza y se asesinan entre ellos y Patricia termina enamorándose de Ramón el líder de la banda. Este repentino sentimiento de Patricia es reconocido mundialmente como el Síndrome de Estocolmo, una forma de llamar la aceptación de las victimas de un secuestro hacia sus secuestradores. A este síndrome se le dio este nombre por la defensa que dieron los rehenes de un banco en Estocolmo de sus secuestradores, argumentando que los secuestradores eran aun mas humanos que los oficiales de policía.

Esta Película es el primer Largometraje de Alex de la Iglesia y su segundo trabajo como director, antes de dirigir Acción Mutante, de la Iglesia realizo un cortometraje titulado Mirindas Asesinas (1991) este es un cortometraje de bajo presupuesto en el que un psicópata entra a un bar y busca cualquier pretexto para asesinar a quienes se encuentran en el bar o entran mientras el se encuentra ahí. El cortometraje llego hasta Pedro Almodóvar, uno de los directores de cine español más reconocidos y premiados de los últimos tiempos. Almodóvar decidió producir una película de Alex de la Iglesia, la cual terminaría siendo Acción Mutante, su opera prima.

Al igual que su cortometraje Mirindas Asesinas, de la Iglesia mantiene en Acción Mutante el reflejo de una gran influencia del Cine B, el cual es considerado cine pretencioso y de mala calidad. El Cine B se origino en la época de crisis económica que tuvo estados Unidos a finales de la década de los 20, las producciones se realizaban con presupuestos muy bajos y la calidad de las películas era cáustica. Las productoras usaban estos films como ganchos proyectándolos gratuitamente generando un 2 x 1 (2 películas por el precio de una proyección) para que hubiera mayores asistencias en los grandes estrenos. El cine B despues genero fanáticos que admiraban la valentía de los directores y se reunían a detallar los grande errores de script, la mala calidad de sus efectos especiales y lo muy absurdo que solían ser sus historias.

 

Apocalypse Now (Francis Ford Coppola - 1979)



Vietnam, el nombre de un país que a quienes hicieron parte del siglo XX siempre les recordara una guerra infernal. Despues de la segunda guerra mundial los franceses terminaron de perder el control de la Indochina Francesa, desde entonces en Vietnam se inicio el conflicto por el poder. Años después Estados Unidos terminaría involucrado en esta guerra sufriendo uno de los peores momentos de su historia, la derrota. Para plasmar en la gran pantalla lo cruda que fue la vida en Vietnam tanto para los americanos como para los asiáticos, Coppola quien desde años atrás había recibido un reconocimiento muy grande en su país por dirigir las dos primeras secuelas de El Padrino, decidió basarse en una historia que tambien narraba la vida en un infierno similar pero que había sido escrita a principios del siglo. “The Heart Of Darkness” (El Corazón de las Tinieblas) fue escrita por Joseph Conrad, narraba la historia de un marinero ingles que terminaría atravesando el rió Congo, cuando el país africano estaba siendo sometido a la colonización, en el caso de la película tambien es un rió, el rió Nung, un rió ficticio que representa al rió Mekong, en el libro Marlow atravesaba el rió pensando en un hombre, el mismo hombre que busca Willard en el film, Kurtz, alguien que no ha podido conocer pero que según todos los hombres en su camino dicen, ha perdido el juicio y se ha vuelto peligroso, seguido por muchos Kurtz representa una amenaza para los hombres que en el camino se encuentran con Willard (o Marlow en el caso del libro). La historia transcurre con un hombre en un rió repitiendo un nombre como si de un eco se tratara, Kurtz, Kurtz, Kurtz, Kurtz…

Al igual que Kurtz se referirá a Vietnam varias veces como The Horror.


 

Birdy (Alan Parker - 1984)


Despues de la guerra de Vietnam el cine reflejo un gran inconformismo con la incursión de los Estados Unidos en una guerra lejana y una derrota no solo bélica sino tambien moral. Varios fueron los films que se lograron realizar, algunos hoy en día recordados como clásicos.

Apocalypse Now (Francis Ford Coppola).

Full Metal Jacket (Stanley Kubrick).

Platoon, Born on the Fourth of July, Heaven and Earth (Oliver Stone)

Good Morning Vietnam (Barry Levinson)

Bullet in the Head (John Woo)

Hamburger Hill (John Irvin)

Forrest Gump (Robert Zemeckis)

In the Year of the Pig (Emile de Antonio)

Rambo (Ted Kotcheff)

Birdy fue dirigida por un Británico, Sir Alan William Parker (reconocido por obras como The Wall, Midnight Express) y fue una excelente historia que transcurre no en medio de la guerra sino que muestra a un par de amigos que vivían en medio de la felicidad antes de ella y ahora sufren al borde de la locura mientras recuerdan en un hospital psiquiátrico. En esta historia de amistad y lealtad, Parker refleja cuanto fue afectado Estados Unidos por participar de la guerra en el país de la Indochina asiática.

La historia es la de dos veteranos de guerra, uno de ellos Birdy (Matthew Modine), hospitalizado por padecer de comportamientos extraños, un hombre que permanece en silencio y carente de movimiento, suele tomar posiciones similares a las de las aves. Por la preocupación de su madre el doctor, Mayor Weiss decide llamar al Sargento Al Columbato (Nicolas Cage), viejo amigo de Birdy, Al trata de hacer despertar a Birdy del coma mental en el que se encuentra pero es inútil, Al nostálgico tras ver a Birdy en ese estado le recuerda a su viejo amigo sus vidas en Filadelfia, sus aventuras con las mujeres, y como Al acompañaba a Birdy en su sueño de volar algún día como las aves que tanto quería.

La historia de Birdy posiblemente sea una metáfora del momento en que Estados Unidos se vio afectado tras la derrota y la retirada de las tropas americanas del país asiático. Estados Unidos desde el momento de su independencia ha mantenido en su filosofía como lema y meta principal La Libertad, de esta manera desde los inicios de su constitución existe un manifiesto llamado el Destino Manifiesto en ingles “Manifest Destiny” que dice que Estados Unidos por ser un pueblo de libertad es un pueblo escogido por Dios para mantenerla no solo en el país, sino que debe defenderla en todo el mundo. Para Estados Unidos, un país netamente capitalista, el comunismo representaba una opresión para el mundo y para su deseo más grande La Libertad. John Foster Dulles, un político estadounidense realizo La Teoria del Domino, donde decía que al igual que el efecto bola de nieve (en el que una bola pequeña se rueda por una colina de nieve y a la medida que desciende aumenta de tamaño por recoger mas nieve) el comunismo que para los ojos del gobierno americano era entonces una ficha de opresión, podría derrumbar a otras fichas y de esta forma con la teoria del domino Estados Unidos debía evitar que las otras naciones fueran aplastadas por este ideal toxico para los americanos. En Vietnam se vieron las incongruencias con la alianza al ejercito de Vietnam del sur, quienes admiraban vigorosamente a los nazis, así tras las injusticias con el pequeño pueblo vietnamita, la ilógica lucha del país en una guerra tan lejana y en la que no tenían por que estar involucrados, los americanos se decepcionaron de los actos en Vietnam reduciendo la credibilidad en el Destino Manifiesto. La Libertad en Estados Unidos parecía haber terminado, Birdy el ave, quien representa la libertad (tan libre como un ave) ahora un recluso mental, Al su amigo tratara de recuperar la libertad de Birdy en la película, libertad que al igual que su país perdió tras la guerra de Vietnam.

 

Mononoke-Hime (Hayao Miyazaki - 1997)


Dirigida por Hayao Miyazaki, “La Princesa Mononoke” (como fue traducida al español) es un una superproducción de finales de los 90’s en el genero Anime. Miyazaki quien es considerado uno de los más grandes maestros de la animación japonesa y uno de los más importantes en la historia del cine, recrea una historia asombrosa, donde sus personajes no solo son los humanos, sino tambien animales, dioses y la misma naturaleza. La historia empieza con la llegada de un gran jabalí a una pequeña civilización pacifica, el jabalí quien esta poseído por un demonio alcanza a infectar el brazo derecho de Ashitaka, un joven guerrero que defendió a su pueblo en el ataque del Tatarigami (jabalí). Preocupado por llevar ahora al demonio en su brazo decide salir en busca una cura, la única forma para liberarse de esto es viajando demasiado lejos al lugar de origen del jabalí, y buscar allí al espíritu del bosque.

La forma en como Miyazaki y su equipo de trabajo en los estudios Ghibli animan esta historia es magistral, grandes paisajes, colores, luces, personajes, todos los componentes de esta historia que no solo es hermosa por su textura sino tambien por los significados de ella por la valentía de Ashitaka, la belleza de Mononoke la sabiduría de los dioses, una de las mejores películas de la historia de la animación.


 

Big Fish (Tim Burton - 2003)


Es la Historia de edward Bloom un viejo hombre que ahora se encuentra enfermo y es visitado por su hijo, Edward siempre le conto historias a su hijo sobre su propia vida, historias maravillosas de como sehabia casado con su madre y del pueblo del que venia, su hijo nunca quizo creerle ya que eran demasiado fantasticas para ser verdad, la pelicual mostarar las maravillosas historias que su padre vivio de como desde aqul pequeño pueblo en el que nacio llegaria a conocer gigantes hombres lobo y mas, solo en busca de segun el una pecera mas grande para el ya que ceei que el pueblo era pequeño para un pez que ya habia crecido.

Tim Burton tal vez era el director ideal para dirigir esta pelicula, llena de magia y fantasia pero sin dejar su estilo caracteriztico, lapelicula en momentos muy surrealistas recuerda demasiado la pelicula de Terry Gilliam llamada The Adventures Of Baron Munchausen de 1988, una de las mejores peliculas que se vio en Hollywood en el 2003 fue este gran pez de Burton.

 

The Man Who Wasn't There (Joel & Ethan Coen - 2001)




Ambientada en el verano de 1949, trata de un barbero llamado Ed (Billy Bob Thornton) en una pequeña localidad del norte de California. Barbero a su pesar, se conforma como el perfecto hombre gris al que la vida ya no le aporta ninguna satisfacción. Pero la infidelidad de su mujer Doris (Frances McDormand) le brinda una oportunidad para encontrar lo que él piensa que le ayudará a cambiar: un asesinato sin remordimientos.

 

Eraserhead (David Lynch - 1977)


Eraserhead fluye como un sueño problemático a partir de distintos grados de lucidez alrededor de la figura de Henry Spencer (John Nance). En el marco de un paisaje industrial devastado, Henry vive en una habitación escuálida y oscura con una planta. Hasta que descubre -a partir de una grotesca cena familiar- que es el padre de un monstruo ilegítimo de Steven que tuvo prematuramente su (¿ex?) novia Mary (Charlotte Stewart). Mary y el bebé se mudan con Henry, mientras éste pasa la mayor parte del tiempo observando al radiador y fantaseando allí con una mujer rubia que baila sobre un pequeño escenario.

Eraserhead es para David Lynch "un sueño sobre cosas oscuras y turbadoras" que "reproduce un estado de semi-inconsciencia en el que flotan todas las posibilidades de una pesadilla".

 

Zelig (Woody Allen - 1983)


Escrita, dirigida y protagonizada por Woody Allen, Zelig es la historia de un hombre llamado Leonard Zelig interpretado por Woody Allen, quien al estar junto a algún tipo de representación social, como un policía, un político, un judío, o cualquier tipo de cultura u oficio, termina adoptando rasgos físicos y psicológicos de la persona que lo acompañe, tanto así que llega a ocasionar conmoción la noticia y empieza a ser analizado para descubrir la razón de su camaleónico comportamiento.

Zelig cuenta con una interesante estructura narrativa, donde Woody Allen a pesar de contar una historia de ficción utiliza cámaras de video y técnicas arguméntales, de esta forma hace de la historia de Leonard Zelig un suceso importante, utilizando declaraciones de psiquiatras, médicos y periodistas. Allen filmo casi la totalidad de la película en blanco y negro ya que la historia esta narrada a finales de la de la década de los 20.

Despues de esta película Robert Zemeckis se basaría en ella para crear al personaje Forest Gump, en ambas películas se utiliza a un hombre en este caso Leonard en el de Zemeckis, Forest, ambos se relacionan con culturas o sucesos históricos de tal forma que satirizan situaciones o hechos históricos y hasta personajes.

Allen quien se ha declarado varias veces como admirador de Sigmund Freud, expone en la película varios ideales del psicoanálisis así como tambien hace mofa de algunos psicoanalistas.

 

La Boda del Acordeonista (Luis Bottia - 1985)

Monday, November 27, 2006 

Area Maldita (Jairo Pinilla - 1980)

 

Rio de las Tumbas (Julio Luzardo - 1964)

Retrato de la vida de una población, situada a la orilla de un gran
rió, cuyo ardiente clima sofoca a sus habitantes durante todo el
año. Tanto los que viven allí de manera permanente, como los eventuales
visitantes, se contagian de una soporífera condición que los hace
indolentes frente a todo lo que sucede a su alrededor. Ni siquiera la
aparición de cadáveres flotando en el rió, logra conmocionar realmente
a estos personajes: cada quien presencia este violento panorama con la
indiferencia correspondiente.

Rió de las tumbas es una forma como llamaban al rió magdalena los Quechuas que en su lengua era "Guaca - Hayo" de guaca, tumba, y hayo, río.

Julio Luzardo es uno de los hombres con mas trayectoria en el cine colombiano, ha trabajado en la mayoría de los campos mas reconocidos de la cinematografía, ha sido director de cine, director de teatro, director de televisión, director de fotografía, editor, guionista/libretista, realizador de comerciales, realizador de documentales, catedrático universitario y representante gremial. Además es director de En rodaje un magazín que habla sobre el cine en Colombia.

 

Pasado el Meridiano (José Maria Arzuaga - 1965)

En este clásico de la década de los 60, se puede ver una fuerte crítica contra el sistema capitalista, hay que tener en cuenta que en esta década es cuando se empezaría a notar la fuerza de un frente nacional en Colombia, de la misma forma criticando el capitalismo. La historia es la de un hombre que para poder asistir al entierro de su mamá tiene que conseguir el permiso de su jefe, para este hombre es imposible poder conseguir hablar con su jefe para alcanzar el permiso necesitado.

José María Arzuaga (Madrid, 1930 - 1987). Fue un realizador de cine de origen español que vio en la humilde sociedad colombiana «parte de un país que merecía ser rescatado por el cine». Influenciado por el Neorrealismo despues de estudiar cuatro años en España la cinematografía, decidió llegar a Colombia según el, por que recordaba que alguna vez conoció a un colombiano y este le presento a Colombia como un posible paraíso del cine. Llego a Bogotá sin conocer a nadie y tubo que pasar por diferentes trabajos hasta que consiguió trabajar en un corto junto a Gonzalo Canal Ramírez, algo que lo relacionaría con la cinematografía colombiana. Luego de realizar lo que seria su primer film (Raíces de Piedra - 1963) trabajaría con Cinesistema realizando cortometrajes, entre ellos Rapsodia en Bogotá corto que fue premiado en el Festival de Cine de San Sebastián. Despues de esto rodó Pasado el meridiano durante 5 meses consecutivos trabajando los fines de semana. Es así como desde la madre patria llego Arzuaga y dejo grabado su nombre en la historia fílmica del país.

 

Bajo el Cielo Antioqueño (Arturo Acevedo - 1925)

Una de las primeras "superproducciones" del cine colombiano es Bajo el Cielo Antioqueño, una obra que a pesar de pertenecer a la ficción tambien documenta un momento en la historia del departamento paisa. Fue producida por Gonzalo Mejía un gran empresario de la época y de los más grandes que ha nacido en el país.

La película cuenta el problema de una familia de clase alta de Medellín, donde Lina (Alicia Arango de Mejía) quien ama profundamente a Álvaro (Juan B. Naranjo) y quiere contraer matrimonio con el, lamentablemente, no cuenta con el apoyo de su padre, Don Bernardo (Gonzalo Mejía Trujillo). Lina decide huir con Álvaro, y por culpa de esta decisión la pareja se involucra en una situación demasiado dificultosa. Además de contar esta historia cuando parece encontrarse el desenlace, la película empieza a mostrar imágenes representativas de la clase alta en la época.

Dirigida por Arturo Acevedo (1873-1950), quien fuera uno de los primeros grandes promotores e impulsadores de la cinematografía en Colombia, quien desde 1904 trabajara en teatro y demostrara interés por el cine, hasta los años 20 podría realizar su primera película (La Tragedia del Silencio, 1924) y despues bajo la producción de Gonzalo Mejía (1884-1956) realizaría su segunda y ultima película (Bajo el Cielo Antioqueño - 1925). Su retiro del cine se debió a un accidente que sufrió años atrás. Su nombre se puede ver en la historia de Colombia como uno de los realizadores más importantes del país.

Friday, November 24, 2006 

Confesión a laura (Jaime Osorio - 1990)

El 9 de Abril de 1948 se produce la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, un suceso histórico sucedido en Bogotá que marcaría un momento muy importante en la historia de Colombia. Conocido como el Bogotazo, despues de la muerte de Gaitán un líder político del partido liberal "el pueblo colombiano" entraría en protestas muy fuertes contra el gobierno en esos momentos conservador.

Es entonces donde se desarrolla esta historia. Un día despues de la muerte de Gaitán el ejercito empieza a tomar el control de la situación y es entonces cuando tratan de recuperar la Biblioteca Nacional por ser un punto muy clave en Bogotá, a pocas cuadras de la biblioteca vivía Laura en un apartamento y este 10 de abril era el día de su cumpleaños numero 45, en la cuadra de al frente justo en frente de su ventana, su vecina y amiga muy cercana Josefina, le había preparado una torta y le dice a su esposo Santiago que debe ir a entregársela, cuando Santiago llega a la casa de Laura la situación se complica y le es imposible salir de la casa de su vecina. Allí, fuera de su casa Santiago empezará a reflexionar sobre su vida acompañado de Laura una mujer muy diferente a todas las que antes había conocido

Confesión a Laura es una producción colombo–cubana y fue estrenada hasta 1993. En Colombia es muy admirada por los críticos a pesar de haber sido realizada en la Habana, y recrea muy detallistamente elementos de la época de el Bogotazo y de la cultura colombiana en este caso la clase media de mediados del siglo XX.

Tuesday, September 26, 2006 

La Pena Maxima (Jorge Echeverry - 2001)


La Pena Maxima es el encuentro de dos grandes autores del cine colombiano, Echeverry un hombre que hace cine de autor en colombia y ha sido muy bien catalogado segun la critica no solo colombiana sino tambien latinoamericana, y Dago Garcia el guionista de esta pelicula y tambien productor uno de los hombres que mas cine ha realizado en el pais, En esta ocasion Dago quien no solo trabaja en cine sino que tambien crea libretos para television creo una historia muy bien dirigida por Jorge Echeverry y protagonizada por 2 de los actores mas destacados en la television colombiana, Enrique Carriazo y Robinson Diaz. La Pena Maxima es la historia de Mariano (Carriazo) y su hermano Saul (Diaz), dos fervorosos hinchas de la seleccion colombia, Mariano representa a "el tipico coombiano" un hombre de clase media que tiene deudas y problemas en el trabajo siempre con el temor de que lo van a echar y no va a poder mantener a su familia, pero aun asi Mariano no se desanima y siempre esta apoyando junto a su hermano a la seleccion colombia, tanta es su confianza en el equipo que apuesta todo a un partido de futbol enseguesido por la aficion que siente hacia su seleccion. Es un reflejo de la sociedad plasmado en una comedia que no hace mas que burlarsede las costumbres colombianas y la exagerada aficion colombiana hacia el futbol.

Monday, August 21, 2006 

Adaptation (Spike Jonze - 2002)




Despues de alcanzar la fama en Holywood con su guion de Being John Malkovich (dirijida al igual que esta por Spike Jonze) Charlie Kaufman guionista es contratado para adaptar el guion de un libro llamado The Orchid Thief (El Ladron de Orquideas) Kaufman sufre un conclicto personal para poder escribir el guion y crea una historia donde no solo muestra su adaptacion del libro sino el esfuerzo para adpatar el libro y adaptarse al sistema holywoodense.

Spike Jonze es un director californiano que empezo a dirigir videos de Skaters, rollers y Bikers. Despues Fue contratado para hacer videos para grupos como Beastie Boys. Desde muy joven siempre fue muy amigo de la familia Coppola y se caso con la hija del director Francis Ford, Sofia. Spike fue llamado una y otra vez para hcer videos que eran muy bien apreciados por el publico y los artistas, asi fue como Jonze lograria dejar su nombre entre los grandes del Videoclip de los 90's.


 

Eternal Sunshine Of A Spotless Mind (Michel Gondry - 2004)


Michel Gondry es quizas el director de videoclips mas reconocido de todos. Nacido en francia empezo su trayecto como director haciendo videos para Oui Oui, despues terminaria alcanzando la fama junto a Bjork con videos como Human behaivour - Isobel - Army Of Me - Hyperballad.
Gondry se ha destacado por contar historias increibles entre sus videos, tambien se le ha reconocido su trabajo como animador, uno de los mejores realizadores de videos animados gracias a sus trabajos cuadro por cuadro en Stop Motion.
Un exelente director de videos que ha sido contratado mas de una ve para trabajar en publicidad realizando comerciales muy premiados para Kodak y Levi's. Es asi como Gondry se convierte en uno de los directores que mas expectativas genera cuando realiza un video o en este caso un largometraje como Eternal Sunshine Of A Spotless Mind.
Un guion escrito por su director y el talentoso Charlie Kaufman, quien ha trabajado con Spike Jonze en peliculas como Being John Malkovich y Adaptation, ademas de haber trabajado tambien con gondry escribiendo el guion de la que seria la primera pelicula de estos dos Human Nature.
Eternal Sunshine Of A Spotless Mind nos cuenta una historia que recuerda demasiado aquel dicho que decia "Del Amor Al Odio Hay Solo Un Paso" en la historia de esta pelicula muestran cuando ya el amor se acaba y el odio hace que la relacion sea muy complicada, los fuerte que son los sentimientosy el dolor, Entonces la corporacion Laccuna ha desarrollado una forma de borrar de la memoria todos los recuerdos de la pareja para que nunca mas tenga que volverse a sufrir por ella. Una historia que es narrada en medio de los recuerdos de Joel que con la forma de trabajar de Michel Gondry se hace muy surrealista saltando de un momento de su vida a otro, una pelicula increible y muy divertida interesante yvisualmente extraordinaria

 

One Hour Photo (Mark Romanek - 2002)


Mark Romanek es uno de los directores favoritos por la mayoria de artistas que constanmente circulan en Mtv. Romanek aparecio a principios de los 90's con un estilo que siempre deja ver en todos sus videos, sus videos no son para nada argumentales, es decir nunca trata de contar historias o se esfuerza por experomentar con la fomra narrativa que es lo que comunmente hacen los otros directores, Romanek es mas como un fotografo, lleva a los artistas a un set donde cantan, bailan, se desnudan, y gritan mientras Romanek los filma. Una tecnica muy propia es la que ha hecho que muchos hayan llamado a este director para filmar sus videos, donde cabe destacar lo cuidadoso que es con la fotografia en todos sus videos.

fiona apple - criminal
audioslave - cochise
beck - devil's haircut
johnny cash - hurt
michael + janet jackson - scream
mick jagger - god gave me everything i want
lenny kravitz - are you gonna go my way
madonna - rain
nine inch nails - closer
nine inch nails - the perfect drug
no doubt - hella good
red hot chili peppers - can't stop
sonic youth - little trouble girl

La pelicula es protagonizada por Robbin Williams y cuenta la historia de la familia Yorkin y un sujeto qeu siempre ha revelado sus fotos Sy Parrish (Robbin Williams). Sy se ha obsesionado con la familia y ha empezado a mostrar un comportamiento extraño, como de psicosis en relacion a esta situacion, al parecer la familia Yorkin esta en peligro ya que Sy se ha convertido en una amenaza para ellos. Algo admirable de la pelicula es el papel que interpreta Williams, un papel bastante diferente a todos los que ha interpretado, creando u personaje muy diferente a la imagen que tiene. Admirable tambien el trabajo en la fotografia y la direccion de arte creando escenarios visualmente expectaculares.


 

Sexy Beast (Jonathan Glazer - 2000)



Aunque filmada casi en su totalidad en España, esuna pelicula completamente britanica, Actores britanicos, producteres britanicos, y director britanico. Sexy Beast es una interesante pelicula donde sin lugar a dudas lo mejor que encontramos en esta cinta es la brillante actuacion de Ben Kingsley, dirigida por Jonathan Glazer de quien es tambien su primer largometraje, Glazer tambien un reconocido director de videoclips y tal vez uno de los mas premiados por sus interesantes trabajos

Jamiroquai - Virtual Insanity
Radiohead - Street Spirit
U.N.K.LE. - Rabbit In Your Headlights
Massive Atack - Karmacoma
Radiohead - Karma Police

Perono solo es obligatorio destacar el trabajo de Glazer en videoclips, sino tambien en la publicidad, Glazer ha sido reconocido por el mundo de la publicidad gracias a sus trabajos para Levi's y Guiness.

En esta ocasion Glazer ha realizado un largometraje sobre gangsters. Don Logan va en busca de Gal uno de sus antiguos compañeros con quien realizaba robos y estafas. Gal ahora vive en una hermosa casa lejos de todo el mundo del crimen en el que estaba metido. Don le propone a Gal que vuelva para realizar un robo perfecto, Gal quien ya esta aburrido de todo ese mundo y vive feliz con sus amigos y su esposa se reusa y tiene que enfrentarse a la decidida insistencia de Don Logan, un tipo rudo y decidido al cual nadie es capaz de enfrentar por temor su violenta forma de actuar.

 

Spun (Jonas Akerlund - 2001)


Desde Suecia llega Jonas Akerlund hasta U.S.A. Para desempeñarse como uno de los directores mas destacados en los 90's. Trabajo con Madonna en Ray Of Light, con Smashing Pumpkins en Try Try Try, Robie Williams, Roxete, Moby, y tal vez su video mas reconocido el de Smack My Bitch Up para los britanicos de The Prodigy.
Siempre usando muchos planos, historias tragicas y muy ligadas al sexo, tomas rapidas mucha velocidad y ausencia de un trama son lo que mas caracterizan a Akerlund como realizador de videoclips. En el 2001 realizo lo que seria su primer largometraje Spun, una pelicula sobre unos junkies adictos a las meta-anfetaminas, una droga similar a la heroina, fabricada en el cuarto de motel en el que siempre se hospeda The Cook, un tipo con aspecto de vaquero que siempre tiene el tv en el canal delucha libre. El personaje principal de la historia es Ross un joven y poco exitoso muchacho que tal vez solo es valorado por el volvo del cual es propietario, Ross vive pensando en su exnovia y termina conociendo The Cook, de quien se termina convirtiendo en su chofer a cambio de unos billetes y unas dosis de meta-anfetaminas.



Monday, May 08, 2006 

Giulietta Degli Spiriti (Federico Fellini - 1965)


Giulietta es una mujer que tiene una vida muy normal en medio de una sociedad burguesa, vive junto a su esposo en una casa demasiado aristocrata. Giuletta empieza a sospechar de que su esposo esta siendole infiel con una modelo y mientras esto sucede empieza a tener alucinaciones de espiritus, Julieta trata de averiguar si en realidad su esposo tiene una amante y busca el significado de las apariciones de los espiritus. Nada dramatica la pelicula todo lo contario mas bien trata de hacer de la extraña situacion de Giuletta una situacion graciosa, y las alucinaciones de la protaganista le dan un sabor surrealista al film.

Federico Fellini es considerado uno de los mas grandes y representativos directores de la historia del cine Italiano y mundial. Hoy en dia su pelicula 8 1/2 es considerada una de las 10 mas grandes peliculas del cine clasico e inclusive de la historia. Fellini nacio en Rimini al norte de Italia y sus primeros films iban mas cerca a lo que se conocio como neorrealismo italiano, donde varios directores como Roberto Rosellini (con quien trabajaria Fellini al princippio de su carreara cinematografica) se preocupaban por criticar la situacion politica que vivia su pais en la decada de los 40. El cine neorrealista italiano era filmado no en grandes estudios sino en las mismas calles del pais y sus actores no eran estrellas muy reconocidas sino que eran personas que vivian lo que se veia en las peliculas, las peliculas argumentales a veces lograban confundirse con los documentales. Fellini alacanzaria el exito como un director de cine y empezaria a realizar obras mas personales alejandose de lo que al principio hacia (neorrealismo) para terminar haciendo peliculas donde su influencia cirquence lo convertiria en un director muy destacado y un exelente ejemplo de surrealismo en el cine. Contando historias casi que autobiograficas Fellini alacanzo lo mas alto del exito y el reconocimiento y el respeto que hoy en dia tiene a pesar de haber muerto hace 13 años

 

La Cité Des Enfants Perdus (Jean Pierre Jeunet - 1995)


La ciudad de los niños perdidos es una historia a modo de cuento sobre un científico loco que rapta niños para robarles sus sueños. Su camino se cruzara con el de Miga y One cuando raptan al hermano pequeño de este ultimo La historia es un cuento moderno para adultos, con un derroche de imaginación por parte de sus realizadores. Con un estilo de narración característico de todas las películas de Jeunet. De nuevo, consigue una película original, sin necesidad de grandes presupuestos ni derroche de efectos especiales.

Con personajes clásicos, ya que seria una visión moderna del hombre del saco, y una historia simple pero mágica, consiguen llegar a los espectadores, creando un vinculo con los personajes. Posiblemente en la traducción al castellano, se haya perdido algo, ya que a veces los diálogos parecen forzados y poco naturales. La fotografía es también soberbia, consiguiendo meternos en el mundo de los cuentos infantiles de miedo, con unos escenarios realizados a la perfección para crear un fundo fantástico y tenebroso. Resumiendo, La ciudad de los niños perdidos consigue retraer al espectador adulto a su infancia, recordándole aquellos cuentos que nos contaban para dormir. Si a esto le añadimos un guión original y bien echo, junto con unas interpretaciones adecuadas a los personajes nos da como resultado un estupendo film.

 

Avalon (Mamoru Oshii - 2001)



En una sociedad futura destruida por las guerras, la población sólo consume Avalon, un juego de realidad virtual tan adictivo como mortal que tiene su propia emperatriz, Ash. Ella, la mejor jugadora de Avalon, deberá rescatar a su antiguo amante y descubrir qué o quién se esconde tras Avalon

Los videojuegos representan un reto continuo para los usuarios que, además de observar y analizar el entorno, deben asimilar y retener información, realizar razonamientos inductivos y deductivos, construir y aplicar estrategias cognitivas de manera organizada y desarrollar determinadas habilidades psicomotrices (lateralidad, coordinación psicomotor...) para afrontar las situaciones problemáticas que se van sucediendo ante la pantalla. Aquí el jugador siempre se implica y se ve obligado a tomar decisiones y ejecutar acciones motoras continuamente, en este sentido el juego supone un desahogo de tensiones.
Esta liberación de tensiones a través de la acción, el refuerzo de los lazos de pertenencia al grupo (de amigos con intereses comunes) y la autoestima que acompaña al éxito (no olvidemos que, en general, nos gusta jugar a aquello en lo que "ganamos" o nos proporciona satisfacción), son algunos de los hechos que explican la capacidad de adicción de estos juegos. Ávalon o Avalón es el nombre de una isla legendaria de la mitología celta en algún lugar de las islas Británicas donde, según la leyenda, los manzanos dan sabrosas frutas durante todo el año. El mismo nombre del lugar derivaría de la palabra celta abal, manzana.

Thursday, April 13, 2006 

Dogville (Lars Von Trier - 2003)



Hacer lo que no se necesita que se haga en Dogville

La séptima película de Lars Von Trier, donde Nicole Kidman interpreta a Grace una joven mujer que huyendo de los gangsters llega a Dogville, un pequeño pueblo que la ampara por dos semanas donde ella tendrá que demostrarles que es útil para el pueblo. Grace para ganar la confianza de sus habitantes decide hacer lo que nadie necesita que se haga en Dogville, algo que irónicamente genera una dependencia del pueblo hacia ella. Dogville es un pueblo en el que todos saben todo sobre todos y aparentan no saber nada, o que entre ellos mismos desconocen sus secretos. Un pequeño pueblo en el cual nunca vemos las fachadas de sus casas, donde todo es muy transparente, donde aparentemente nada esta oculto, un lugar muy monótono que parece ser muy aburrido pero que en el se despiertan esas necesidades dañinas para su nueva inquilina.



Tuesday, April 04, 2006 

Magnolia (Paul Thomas Anderson - 1999)



Paúl Thomas Anderson, salto al estrellato con su película Boogie Nights, donde hacia un corte profundo y humano al mundo de la pornografía, Pero es definitivamente con esta película (Magnolia) con la cual ha llegado a sumarse a la lista de directores importantes de este principio de siglo, su estilo narrativo sin concesiones para con el público le ha otorgado un sello a su corta filmografía. El excelente reparto con el que cuenta esta película, esta magistralmente dirigido y coreografiado sobre un guión minucioso y sobresaliente en factura. Actores tan importantes como Philip Seymour Hoffman, (Quien aparece a lo largo de toda su filmografía), Julian Moore, Philip Baker Hall, Wiliam H Macy y el popular actor Tom Cruise, se convierten en personajes que aparentemente no tiene nada que ver hasta que fuerzas maravillosas o divinas terminan entretejiendo su existencia voluble y hasta miserable en un sur de California, poco brillante.

La musica esta a cargo del talentoso productor Jon Brion y la artista Aimee Man, Jon Brion tambien trabajaria en su posterior obra titulada Punch Drunk Love, en ambas peliculas Brion demuestra su talento para musicalizar el trabajo de Paul Tomas Anderson. Hoy en dia Brion cuenta con el credito musical de Eternal sushine Of A Spotless Mind (Michel Gondry) y la reciente I Heart Huckabees (David O. Russell), y sin lugar a dudas es uno de los mejores en su oficio.

Monday, April 03, 2006 

Lock, Stock and Two Smoking Barrels (Guy Ritchie - 1998)




La historia sitúa a una particular banda de ladrones (Moran, Flemyng, Fletcher y Statham) que pierden todo su dinero en una partida de póker contra un mafioso llamado Hatched Harry (Moriarty) y su secuaz (el malogrado LennyMcLean a quien se le dedica la película). Eddy nunca pierde en una partida honesta, pero Harry no cree en el juego limpio. Así pierden medio millón de libras y tienen siete días para conseguirlas. La solución: Robarle a sus vecinos criminales, liderados por Dog (Harper) que acaban de robar un cargamento de marihuana, de un traficante local (Blackwood). También intervienen un par de ladrones incompetentes, un asesino a sueldo (la estrella de fútbol Vinnie Jones) y el enojado padre de Eddy (el cantante Sting).



 

La Haine (Mathieu Kassovitz - 1995)





Cruda fotografía de la sinrazón de una juventud para la que el futuro no existe. Veinticuatro trepidantes horas en la vida de tres jóvenes de un barrio marginal de París. La vida transcurre entre porros, idas y venidas a ningún sitio y la constante presencia de la policía. Retrato de una sociedad en tránsito hacia el desastre.

El parisino Mathieu Kassovitz (1970) tenía 25 años cuando rodó El Odio. Se trata de la obra revelación de un joven director que ya había logrado el reconocimiento de la crítica francesa con Métisse premiada en el Festival de París con el Premio Especial del Jurado. Se le puede contemplar como actor en Un héroe muy discreto, la falsa construcción de un pasado de resistente en la Francia ocupada. Carlos Boyero (1996) ha dicho de Kassovitz: "...demuestra poseer oído para pillar el argot de la calle, sensibilidad para captar el hirviente estado de ánimo de los jóvenes marginales periféricos, fuerza visual para expresar con imágenes poderosas ese volcán anímico".

Thursday, March 16, 2006 

Pulp Fiction (Quentin Tarantino - 1994)



Rindiendo culto a sus personajes y películas favoritas pero con un estilo muy propio, Quentin Tarantino en 1994 realizo una de las películas más destacadas y reconocidas de la última década del siglo XX. Pulp Fiction fue su segunda obra cinematográfica donde realizo una antología del cine negro basándose en la forma narrativa de los pulps. Una película divida en tres historias con una estructura especial que se sale de la forma tradicional narrativa a la que el cine estadounidense nos tenía acostumbrados. Ganadora de la palma de oro de Cannes y el Oscar a mejor guión en 1995, violencia a la Tarantino para empezar el delicioso menú de este mes en el corrientazo.


pulp

los pulps eran la forma de literatura popular más común en los años '30, antes de la llegada de los cómics de superhéroes. El formato de estos pulps era muy simple, para economizar gastos los realizaban en pulpa de madera. Las historias estaban escritas en prosa y contenían una buena cantidad de ilustraciones realizadas por algunos artistas de su epoca. Abarcaban toda clase de géneros, desde historias del viejo oeste hasta aventuras en galaxias lejanas; desde rudos detectives hasta terrores de otros mundos. En muchos casos narraban las aventuras de los héroes que serían la inspiración para los superheroes que aparecerían algunos años mas tarde
en los cómics.

..............................................