24 Hour Party People es el titulo de una de las canciones de la banda de Manchester, Inglaterra, Happy Mondays. Los Happy Mondays son conocidos por ser la banda insignia del movimiento Madchester, un movimiento musical que fue impulsado por Factory Records y La Haçienda, dos reconocidos promotores de la música en Manchester.
La película cuenta algo más que el movimiento musical de una época en una ciudad inglesa, la película es sobre una especie de revolución musical, la creación de una industria, el nacimiento de una corriente que terminaría cambiando la historia del rock.
En junio de 1976 Tony Wilson asistió al primer concierto de los Sex Pistols, aquí empieza la gran historia de la industria musical en Manchester. Wilson quien era presentador de un programa de televisión llamado So it Goes en ese momento, empieza a promover ese estilo musical rudo y agresivo que era el Punk, en Manchester. Se asocia con algunos amigos y juntos crean The Factory (nombre que tomaron de la galería, bar, taller de arte de Andy Warhol en Nueva Cork) un bar donde grupos como Joy Division, The Clash, The Stooges se presentaban frecuentemente. La película mientras muestra este momento se inclina hacia la historia de Joy Division una banda influenciada por el movimiento punk, sobre todo por los Sex Pistols, ya que todos sus integrantes asistieron al primer concierto del grupo punk. Joy Division termino con el suicidio de Ian Curtis su vocalista a quien se le rinde un homenaje en la película (a todos los protagonistas que murieron en la película se les rinde un momento-homenaje en ella, pero el momento de Ian Curtis es crucial), Ian Curtis es llamado en la película el Che Guevara del Rock por Tony Wilson, uno de los dueños de Factory de Records, presentador de televisión, futuro creador de la hacienda, y protagonista del film.
Tras la muerte de Curtis los miembros de Joy Division continuaron con su carrera musical, creando así la popular y exitosa banda New Order, quienes son reconocidos como parte de los principales protagonistas del New Wave. A pesar de que muere Curtis la historia en la película continua, relatando como quienes eran los propietarios de Factory Records crean La Haçienda el bar mas importante que tuvo Manchester en la década de los 80 y uno de los máximos precursores de la industria y el movimiento Rave, de música electrónica. Gracias a La Haçienda el movimiento de Madchester salio a la luz, en La Haçienda los Happy Mondays se darían a conocer y gracias al apoyo de Factory Records los Mondays alcanzarían la fama en la ciudad de la que provenían. En el film esta podría ser la continuación tras la muerte de Curtis, la historia de cómo crearon un lugar donde la gente siempre estaba, donde la noche no terminaba y donde una escena nacía y crecía cada vez más.
Sin duda un homenaje a la música, Michael Winterbottom un talentoso director ingles quien con sus obras demuestra ser un completo melómano, reproduce la historia musical de Manchester desde mediados de los 70 con los sex Pistols y Joy Division hasta finales del siglo XX con La Haçienda los Happy Mondays y Factory Records.
Un notable esfuerzo de Winterbottom por hacerle un homenaje a quienes posiblemente fueron héroes en su juventud. Martin Hannet, Ian Curtis, Joy Division, New Order, Shaun Ryder, Tony Wilson, Rob Gretton, Iggy Pop & The Stooges y muchos que hicieron historia en su ciudad.
La historia cinematográfica de Dinamarca, es una de las más significativas en la historia del séptimo arte europeo. Nordisk Film una empresa productora danesa (tambien productora de esta película) es reconocida por ser una de las primeras grandes productoras que el viejo continente proporcionó a la industria cinematográfica, fue fundada en 1906 por Ole Olsen, hoy en día se le atribuye ser una de las primeras grandes productoras europeas a principios del siglo XX. Su importancia es gigantesca, hacia predominar el cine danés por sobre todos a excepción de quienes tambien contaban con una industria similar a la danesa como Alemania y Estados Unidos.
Dinamarca es un país nórdico al igual que los otros 4 países soberanos, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia. Todos estos países se encuentran al norte de Europa y cuentan con grandes tradiciones culturales e históricas, ejemplo de esto son las banderas que representan a cada nación, todas cuentan con el mismo diseño (una cruz) y la única variación es el color. Es por esto que puede relacionarse demasiado el cine de los 5 países nórdicos. La cinematografía nórdica cuenta desde sus inicios con un gran valor dramático, Carl Dreyer es considerado uno de los mas grandes directores de la historia del cine, Dreyer fue danés y es un gran ejemplo del dramatismo en el cine, al igual que otros grandes de la historia como Ingmar Bergman (Suecia), Gustav Molander (Finlandia), Alf Sjöberg (Suecia), Victor Sjöström (Suecia), Bille August (Dinamarca). Con una importancia similar encontramos a uno de los directores mas destacados de los últimos tiempos, Lars von Trier.
Lars von Trier es un director, tambien danés y gran conservador y fomentador de la tradición dramática del cine nórdico. von Trier se destaco demasiado en su universidad
von Trier continua planteando métodos para el desarrollo de distribución y fomentación de la relación entre los espectadores y sus películas, ahora von Trier ha realizado algo llamado Lookey (Look for the Key, en español Busca
Europa es la tercera y ultima parte de su trilogía sobre el viejo continente del cual el proviene. La película es un viaje hipnótico donde Max von Sydow (uno de los actores de cine nórdico mas reconocido de todos los tiempos) hipnotiza al publico haciéndolo alucinar con un viaje a Europa. La historia es la de Leopold Kessler un joven de origen americano con ascendencia Alemana que arriba el país de su padre quien ha fallecido, en busca de su tío, junto a el empieza a trabajar en la compañía de trenes Zentropa (este es el nombre de la productora de von Trier), allí se enamora de Katharina Hartmann la hija de del dueño de la compañía. La película se desarrolla en
La película es un film en blanco y negro en el que en momentos von Trier y su particular forma de narratividad y composición filmica como director altera usando el color.
Alex de
Acción Mutante, muestra la historia de un grupo insurgente de revolución en contra de los estandartes de la belleza que cada vez hacen mas insensible a la humanidad (podría verse como fuerte influencia de un comic americano llamado X-Men el hecho de que el titulo de la película sea “acción mutante”, en X-Men unos seres que contienen un ADN diferente al de los humanos convencionales es maltratado por los humanos, los X-Men son un grupo que lucha por una igualdad entre humanos y mutantes). El grupo de Acción Mutante que es liderado por Ramón Yarritu, decide secuestrar a Patricia Orujo, hija de un importante empresario. Ramón y su banda llevan a Patricia a Asturias un planeta habitado únicamente por obreros (en Asturias se desarrollaron los inicios del Partido Socialista Obrero Español, el socialismo es algo que ha caracterizado en parte a Alex de
Tras el secuestro los miembros de Acción Mutante terminan siendo victimas de la desconfianza y se asesinan entre ellos y Patricia termina enamorándose de Ramón el líder de la banda. Este repentino sentimiento de Patricia es reconocido mundialmente como el Síndrome de Estocolmo, una forma de llamar la aceptación de las victimas de un secuestro hacia sus secuestradores. A este síndrome se le dio este nombre por la defensa que dieron los rehenes de un banco en Estocolmo de sus secuestradores, argumentando que los secuestradores eran aun mas humanos que los oficiales de policía.
Esta Película es el primer Largometraje de Alex de
Al igual que su cortometraje Mirindas Asesinas, de
Vietnam, el nombre de un país que a quienes hicieron parte del siglo XX siempre les recordara una guerra infernal. Despues de la segunda guerra mundial los franceses terminaron de perder el control de
Al igual que Kurtz se referirá a Vietnam varias veces como The Horror.
Despues de la guerra de Vietnam el cine reflejo un gran inconformismo con la incursión de los Estados Unidos en una guerra lejana y una derrota no solo bélica sino tambien moral. Varios fueron los films que se lograron realizar, algunos hoy en día recordados como clásicos.
Apocalypse Now (Francis Ford Coppola).
Full Metal Jacket (
Platoon, Born on the Fourth of July, Heaven and Earth (Oliver Stone)
Good Morning
Bullet in the Head (John Woo)
Hamburger Hill (John Irvin)
Forrest Gump (Robert Zemeckis)
In the Year of the Pig (Emile de Antonio)
Rambo (Ted Kotcheff)
Dirigida por Hayao Miyazaki, “
La forma en como Miyazaki y su equipo de trabajo en los estudios Ghibli animan esta historia es magistral, grandes paisajes, colores, luces, personajes, todos los componentes de esta historia que no solo es hermosa por su textura sino tambien por los significados de ella por la valentía de Ashitaka, la belleza de Mononoke la sabiduría de los dioses, una de las mejores películas de la historia de la animación.
Eraserhead fluye como un sueño problemático a partir de distintos grados de lucidez alrededor de la figura de Henry Spencer (John Nance). En el marco de un paisaje industrial devastado, Henry vive en una habitación escuálida y oscura con una planta. Hasta que descubre -a partir de una grotesca cena familiar- que es el padre de un monstruo ilegítimo de Steven que tuvo prematuramente su (¿ex?) novia Mary (Charlotte Stewart). Mary y el bebé se mudan con Henry, mientras éste pasa la mayor parte del tiempo observando al radiador y fantaseando allí con una mujer rubia que baila sobre un pequeño escenario.
Eraserhead es para David Lynch "un sueño sobre cosas oscuras y turbadoras" que "reproduce un estado de semi-inconsciencia en el que flotan todas las posibilidades de una pesadilla".
En este clásico de la década de los 60, se puede ver una fuerte crítica contra el sistema capitalista, hay que tener en cuenta que en esta década es cuando se empezaría a notar la fuerza de un frente nacional en Colombia, de la misma forma criticando el capitalismo. La historia es la de un hombre que para poder asistir al entierro de su mamá tiene que conseguir el permiso de su jefe, para este hombre es imposible poder conseguir hablar con su jefe para alcanzar el permiso necesitado.
José María Arzuaga (Madrid, 1930 - 1987). Fue un realizador de cine de origen español que vio en la humilde sociedad colombiana «parte de un país que merecía ser rescatado por el cine». Influenciado por el Neorrealismo despues de estudiar cuatro años en España la cinematografía, decidió llegar a Colombia según el, por que recordaba que alguna vez conoció a un colombiano y este le presento a Colombia como un posible paraíso del cine. Llego a Bogotá sin conocer a nadie y tubo que pasar por diferentes trabajos hasta que consiguió trabajar en un corto junto a Gonzalo Canal Ramírez, algo que lo relacionaría con la cinematografía colombiana. Luego de realizar lo que seria su primer film (Raíces de Piedra - 1963) trabajaría con Cinesistema realizando cortometrajes, entre ellos Rapsodia en Bogotá corto que fue premiado en el Festival de Cine de San Sebastián. Despues de esto rodó Pasado el meridiano durante 5 meses consecutivos trabajando los fines de semana. Es así como desde la madre patria llego Arzuaga y dejo grabado su nombre en la historia fílmica del país.
Una de las primeras "superproducciones" del cine colombiano es Bajo el Cielo Antioqueño, una obra que a pesar de pertenecer a la ficción tambien documenta un momento en la historia del departamento paisa. Fue producida por Gonzalo Mejía un gran empresario de la época y de los más grandes que ha nacido en el país.
La película cuenta el problema de una familia de clase alta de Medellín, donde Lina (Alicia Arango de Mejía) quien ama profundamente a Álvaro (Juan B. Naranjo) y quiere contraer matrimonio con el, lamentablemente, no cuenta con el apoyo de su padre, Don Bernardo (Gonzalo Mejía Trujillo). Lina decide huir con Álvaro, y por culpa de esta decisión la pareja se involucra en una situación demasiado dificultosa. Además de contar esta historia cuando parece encontrarse el desenlace, la película empieza a mostrar imágenes representativas de la clase alta en la época.
Dirigida por Arturo Acevedo (1873-1950), quien fuera uno de los primeros grandes promotores e impulsadores de la cinematografía en Colombia, quien desde 1904 trabajara en teatro y demostrara interés por el cine, hasta los años 20 podría realizar su primera película (
El 9 de Abril de 1948 se produce la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, un suceso histórico sucedido en Bogotá que marcaría un momento muy importante en la historia de Colombia. Conocido como el Bogotazo, despues de la muerte de Gaitán un líder político del partido liberal "el pueblo colombiano" entraría en protestas muy fuertes contra el gobierno en esos momentos conservador.
Es entonces donde se desarrolla esta historia. Un día despues de la muerte de Gaitán el ejercito empieza a tomar el control de la situación y es entonces cuando tratan de recuperar la Biblioteca Nacional por ser un punto muy clave en Bogotá, a pocas cuadras de la biblioteca vivía Laura en un apartamento y este 10 de abril era el día de su cumpleaños numero 45, en la cuadra de al frente justo en frente de su ventana, su vecina y amiga muy cercana Josefina, le había preparado una torta y le dice a su esposo Santiago que debe ir a entregársela, cuando Santiago llega a la casa de Laura la situación se complica y le es imposible salir de la casa de su vecina. Allí, fuera de su casa Santiago empezará a reflexionar sobre su vida acompañado de Laura una mujer muy diferente a todas las que antes había conocido
Confesión a Laura es una producción colombo–cubana y fue estrenada hasta 1993. En Colombia es muy admirada por los críticos a pesar de haber sido realizada en la Habana, y recrea muy detallistamente elementos de la época de el Bogotazo y de la cultura colombiana en este caso la clase media de mediados del siglo XX.
Hacer lo que no se necesita que se haga en Dogville
La séptima película de Lars Von Trier, donde Nicole Kidman interpreta a Grace una joven mujer que huyendo de los gangsters llega a Dogville, un pequeño pueblo que la ampara por dos semanas donde ella tendrá que demostrarles que es útil para el pueblo. Grace para ganar la confianza de sus habitantes decide hacer lo que nadie necesita que se haga en Dogville, algo que irónicamente genera una dependencia del pueblo hacia ella. Dogville es un pueblo en el que todos saben todo sobre todos y aparentan no saber nada, o que entre ellos mismos desconocen sus secretos. Un pequeño pueblo en el cual nunca vemos las fachadas de sus casas, donde todo es muy transparente, donde aparentemente nada esta oculto, un lugar muy monótono que parece ser muy aburrido pero que en el se despiertan esas necesidades dañinas para su nueva inquilina.
Paúl Thomas Anderson, salto al estrellato con su película Boogie Nights, donde hacia un corte profundo y humano al mundo de la pornografía, Pero es definitivamente con esta película (Magnolia) con la cual ha llegado a sumarse a la lista de directores importantes de este principio de siglo, su estilo narrativo sin concesiones para con el público le ha otorgado un sello a su corta filmografía. El excelente reparto con el que cuenta esta película, esta magistralmente dirigido y coreografiado sobre un guión minucioso y sobresaliente en factura. Actores tan importantes como Philip Seymour Hoffman, (Quien aparece a lo largo de toda su filmografía), Julian Moore, Philip Baker Hall, Wiliam H Macy y el popular actor Tom Cruise, se convierten en personajes que aparentemente no tiene nada que ver hasta que fuerzas maravillosas o divinas terminan entretejiendo su existencia voluble y hasta miserable en un sur de California, poco brillante.
Rindiendo culto a sus personajes y películas favoritas pero con un estilo muy propio, Quentin Tarantino en 1994 realizo una de las películas más destacadas y reconocidas de la última década del siglo XX. Pulp Fiction fue su segunda obra cinematográfica donde realizo una antología del cine negro basándose en la forma narrativa de los pulps. Una película divida en tres historias con una estructura especial que se sale de la forma tradicional narrativa a la que el cine estadounidense nos tenía acostumbrados. Ganadora de la palma de oro de Cannes y el Oscar a mejor guión en 1995, violencia a
los pulps eran la forma de literatura popular más común en los años '30, antes de la llegada de los cómics de superhéroes. El formato de estos pulps era muy simple, para economizar gastos los realizaban en pulpa de madera. Las historias estaban escritas en prosa y contenían una buena cantidad de ilustraciones realizadas por algunos artistas de su epoca. Abarcaban toda clase de géneros, desde historias del viejo oeste hasta aventuras en galaxias lejanas; desde rudos detectives hasta terrores de otros mundos. En muchos casos narraban las aventuras de los héroes que serían la inspiración para los superheroes que aparecerían algunos años mas tarde
en los cómics.
..............................................